02 abril 2023

HERMAN'S HERMITS

Herman's Hermits grupo britânico de rock, ganhou fama na década de 60


O som dos Herman's Hermits era conhecido por seu estilo de rock pop. Eles também foram conhecidos por suas letras simples e cativantes, muitas das quais foram escritas por grandes compositores da época, como Carole King e Gerry Goffin.

Herman's Hermits foi um grupo britânico de rock que ganhou fama na década de 1960. A banda foi formada em Manchester, Inglaterra, em 1964, e rapidamente se tornou um dos grupos mais populares da época, ao lado de outros grandes nomes como The Beatles e The Rolling Stones.

O som dos Herman's Hermits era conhecido por seu estilo de rock pop. Eles também foram conhecidos por suas letras simples e cativantes, muitas das quais foram escritas por grandes compositores da época, como Carole King e Gerry Goffin.

Um dos maiores sucessos da banda foi "I'm Into Something Good", lançado em 1964, que alcançou o segundo lugar nas paradas do Reino Unido e o número 13 nos Estados Unidos.

A música rapidamente se tornou um hit e foi seguida por uma série de sucessos, incluindo "Can't You Hear My Heartbeat", "Silhouettes", "You've Got a Lovely Daughter" e "Mrs. Brown".

A banda também se destacou por sua imagem limpa e bem comportada, o que agradou a muitos pais e avós da época, que a consideravam um grupo seguro para seus filhos.

O vocalista Peter Noone, que tinha apenas 15 anos quando a banda se formou, se tornou um ídolo adolescente e um dos rostos mais conhecidos da música pop da época.

Chegaram perto da popularidade dos Beatles nos Estados Unidos. Em algumas gravações seus produtores recorriam a músicos de estúdio. Um grande músico de estúdio da época era Jimmy Page, que fazia gravação para várias bandas, inclusive para o Herman´s Hermits.

No entanto, ao contrário de outros grupos da época, como The Beatles e The Rolling Stones, Herman's Hermits não foi capaz de manter sua popularidade na década de 1970. A banda se separou em 1970, mas Peter Noone continuou a fazer turnês e gravar como artista solo.

Apesar de seu sucesso relativamente curto, Herman's Hermits deixou um legado duradouro na música pop britânica e seus sucessos são frequentemente ouvidos em estações de rádio de música dos anos 60.





01 abril 2023

THE ALAN PARSONS PROJECT

The Alan Parsons Project Som Experimental e Inovadores e Progressivo


The Alan Parsons Project é uma banda britânica de rock progressivo formada em 1975 por Alan Parsons e Eric Woolfson. A banda era conhecida por seu som único, que misturava rock, pop e música clássica com técnicas experimentais e valores de produção sofisticados.


The Alan Parsons Project é uma banda britânica de rock progressivo formada em 1975 por Alan Parsons e Eric Woolfson. A banda era conhecida por seu som único, que misturava rock, pop e música clássica com técnicas experimentais e valores de produção sofisticados.

Ao longo de sua carreira, eles lançaram dez álbuns de estúdio, dois álbuns ao vivo e uma série de álbuns de compilação, e se tornaram uma das bandas mais influentes e bem-sucedidas de sua época.

O Alan Parsons Project foi fundado por Alan Parsons, um engenheiro de som e produtor que já havia trabalhado com os Beatles e Pink Floyd, e Eric Woolfson.

Juntos, Alan e Eric reuniram um elenco rotativo de músicos e vocalistas para se apresentarem em seus álbuns, incluindo figuras notáveis como o guitarrista Ian Bairnson, o baixista David Paton e os vocalistas Lenny Zakatek e Chris Rainbow.

A música da banda era caracterizada por seus arranjos intrincados, que muitas vezes apresentavam várias camadas de vocais, teclados, guitarras e instrumentos orquestrais.

Muitas de suas canções também incluíam passagens faladas, que eram frequentemente usadas para transmitir uma narrativa ou mensagem filosófica. Algumas de suas canções mais famosas incluem "Eye in the Sky", "Games People Play" e "Time".

Uma das características definidoras da música do The Alan Parsons Project foi o uso de técnicas de produção de ponta. Parsons era conhecido por sua atenção meticulosa aos detalhes e seu uso de tecnologias avançadas de gravação, como gravação multipista e sintetizadores digitais.

Ele também foi um dos primeiros a adotar sistemas de gravação baseados em computador, o que lhe permitiu manipular o som de maneiras que antes eram impossíveis.

Apesar de seu sucesso, o Alan Parsons Project foi frequentemente criticado por sua falta de um som ou identidade consistente. Os críticos argumentaram que seus álbuns eram desconexos e careciam de uma visão coesa, e que a banda dependia demais de truques tecnológicos e valores de produção chamativos.

No entanto, muitos fãs e historiadores da música elogiaram a banda por sua vontade de experimentar e ultrapassar limites, e por sua influência no desenvolvimento do rock progressivo e da música eletrônica.

Após a dissolução em 1990, a música do Alan Parsons Project continuou a influenciar gerações de músicos e fãs. Seu legado pode ser ouvido no trabalho de artistas contemporâneos como Radiohead, Porcupine Tree e Steven Wilson, que citaram a banda como uma grande influência em sua própria música.

Em conclusão, o Alan Parsons Project foi uma banda altamente inovadora e influente que ajudou a moldar o som do rock progressivo e da música eletrônica nas décadas de 1970 e 1980.

Embora sua música possa nem sempre ter sido consistente ou coesa, seu compromisso com a experimentação e os valores de produção de ponta garantiram que eles permanecessem na vanguarda da cena musical por mais de uma década.

Hoje, sua música continua a inspirar e cativar o público em todo o mundo.




31 março 2023

GARY GLITTER

Aos 17 anos Gary Glitter já tocava ao vivo em clubes de Londres


Com dezesseis anos Glitter já estava tocando ao vivo em clubes de Londres. Sua carreira na cena do clube de Londres cresceu, seu repertório consistiu de início, do rock and roll e de baladas suaves.


Com dezesseis anos Gary Glitter já estava tocando ao vivo em clubes de Londres. Sua carreira na cena do clube de Londres cresceu, seu repertório consistiu de início, do rock and roll e de baladas suaves.

Aos 18 anos, gravou seu primeiro álbum, sob o nome artístico "Paul Raven", seu primeiro single, "Alone in the Night" aconteceu em janeiro de 1960, mais sem grande sucesso.

Um ano depois, com um novo gerente, Billings Vic, ele assinou um novo contrato de gravação com Parlophone e trabalhou com o produtor George Martin, antes de Martin se associar aos The Beatles, Martin produziu dois singles, "Walk on By" e "Tower of Strength", mas também não vendeu muito bem e carreira de Paul Raven chegou a um impasse.

Como o movimento glam em pleno vapor em 1971, Raven mudou o nome para Gary Glitter, a nova carreira começou como uma música chamada "Rock and Roll, partes I e II.

Rock and Roll (Part Two) viria a ser o lado mais popular em muitos países, indo para o número dois nas paradas britânicas e alcançou o Top Ten no Estados Unidos, um dos poucos registros de glam rock britânico a ter este feito. Rock and Roll (Part One) foi sucesso principalmente na França.

Glitter lançou sua própria gravadora no início de 1990, Attitude Records, depois que perdeu seu contrato com a Virgin Records.

A partir de 1997 Glitter só apareceu em reportagens falando de sua condenação por pedofilia, em 2008 em um hospital próximo ao presidio que cumpriu pena ele foi diagnosticado com problemas do coração.




29 março 2023

JOHNNY RIVERS Whiskey A Go Go

Johnny Rivers Whiskey A Go Go: Um Marco na História da Música Ao Vivo

Johnny Rivers Whiskey A Go Go: Um Marco na História da Música Ao Vivo


O Whiskey A Go Go é um lendário clube noturno em West Hollywood, Califórnia, que tem sido um destino para músicos e fãs de música ao vivo há mais de seis décadas.

Em 1964, o jovem músico Johnny Rivers tocou no Whiskey A Go Go pela primeira vez e rapidamente se tornou um dos artistas mais populares do local. Seus shows energéticos e cheios de soul se tornaram uma sensação, e ele logo se tornou um dos nomes mais reconhecidos da cena musical de Los Angeles.

Foi em 1964 que Johnny Rivers lançou um álbum ao vivo gravado no Whiskey A Go Go, intitulado "Johnny Rivers Live at the Whiskey A Go Go".

O álbum foi gravado em duas noites consecutivas em maio de 1964 e apresentou Rivers e sua banda tocando alguns dos seus sucessos, bem como covers de músicas de outros artistas populares da época.

O álbum foi um grande sucesso e chegou ao topo das paradas de sucesso da Billboard. Ele também se tornou um marco na história da música ao vivo, mostrando a energia e o entusiasmo que os artistas podiam trazer para o palco.

Foi um exemplo pioneiro do que hoje é comum na indústria da música, com inúmeros artistas gravando álbuns ao vivo em clubes noturnos e locais de música em todo o mundo.

As performances de Rivers no Whiskey A Go Go são lendárias. Ele era conhecido por sua habilidade em misturar estilos musicais e por sua paixão pela música soul e rhythm and blues.

Suas interpretações de músicas como "Memphis, Tennessee", "Maybellene" e "Midnight Special" são exemplos da sua habilidade em transformar músicas populares em algo novo e empolgante.

A banda de Rivers também foi fundamental para o sucesso do álbum. Seus músicos habilidosos, incluindo o lendário guitarrista James Burton, criaram uma base sólida para as performances energéticas de Rivers.

A interação entre Rivers e sua banda é evidente no álbum, com momentos de improvisação e mudanças inesperadas nas músicas.

O legado de Johnny Rivers e seu álbum ao vivo gravado no Whiskey A Go Go continua a influenciar músicos e fãs de música ao vivo até hoje.

O álbum é um exemplo da energia e do entusiasmo que um artista pode trazer para o palco, e a habilidade de Rivers em misturar estilos musicais continua a ser uma inspiração para muitos músicos.

O Whiskey A Go Go também continua a ser um marco na história da música ao vivo, com artistas de todos os gêneros musicais tocando em seu palco ao longo das décadas.

O local é um símbolo do espírito da música ao vivo e do papel vital que os clubes noturnos desempenham na cena musical.




28 março 2023

ROGER WATERS e SINÉAD O´CONNOR

Artistas de atitude que criaram polemica e uma trajetória de sucesso


A colaboração entre Roger Waters e Sinéad O'Connor é uma das mais interessantes e memoráveis na história da música.


George Roger Waters nasceu em 6 de setembro de 1943 em Great Bookham, Surrey, cidade ao sul de Londres.

Waters ficou muito marcado com a mote de seu pai, Eric Fletcher Waters, na guerra, durante a invasão britânica de Anzio, na Itália. Em muitas de suas composições o tema de guerra está presente.

Sinéad O'Connor teve a vida marcada por reveses que moldaram sua personalidade e lhe marcaram para sempre. Sofreu abusos na infância, já tentou suicídio em meio a conturbada carreira.

Foi excomungada por tentar ser líder de uma seita. Sua voz doce se destaca ao mesmo tempo em que sua cabeça raspada a dá um tom de rebeldia.

O'Connor partilhou um vídeo recentemente, que dedicou às pessoas que sofrem das mesmas doenças mentais, depressão e doença bipolar.


Colaboração entre Roger Waters e Sinéad O'Connor



A colaboração entre Roger Waters e Sinéad O'Connor é uma das mais interessantes e memoráveis na história da música.

Embora os dois artistas tenham estilos muito diferentes, eles encontraram um terreno comum em suas crenças políticas e sociais, o que levou a uma colaboração muito bem-sucedida.

Roger Waters é um músico britânico conhecido por sua carreira como baixista, vocalista e principal compositor da banda Pink Floyd.

Ele também é conhecido por suas opiniões políticas e sociais fortes e controversas. Sinéad O'Connor é uma cantora e compositora irlandesa conhecida por sua voz poderosa e letras profundas.

Ela também é uma ativista social e política que fala abertamente sobre questões como o feminismo e a luta pela paz na Irlanda do Norte.

A colaboração entre Waters e O'Connor começou em 1990, quando eles se encontraram pela primeira vez durante a gravação de um programa de TV.

Eles se conectaram instantaneamente por causa de suas opiniões compartilhadas sobre política e justiça social. Waters convidou O'Connor para se juntar a ele na turnê mundial "The Wall Live in Berlin", que foi realizada em comemoração à queda do Muro de Berlim.


ROGER WATERS e SINÉAD O´CONNOR, dois incríveis artistas de atitude que criaram muita polemica em sua trajetória de sucesso.



Durante a turnê, Waters e O'Connor tocaram juntos a música "Mother", do álbum "The Wall" do Pink Floyd. A colaboração foi um grande sucesso e ajudou a consolidar a amizade entre os dois artistas.

Depois da turnê, Waters e O'Connor continuaram a colaborar, gravando juntos a música "The Last Refugee" em 2017, que foi lançada no álbum "Is This the Life We Really Want?" de Waters.

A colaboração entre Roger Waters e Sinéad O'Connor é um exemplo de como a música pode unir pessoas com opiniões e crenças diferentes, mas com um objetivo comum.

Ambos os artistas usam sua música para transmitir mensagens poderosas sobre a injustiça social e política, e sua colaboração é uma forma de amplificar essas mensagens.

Além disso, a voz única de O'Connor complementa perfeitamente o estilo musical de Waters, tornando sua colaboração única e memorável.

Em resumo, a parceria entre Roger Waters e Sinéad O'Connor é um exemplo notável de como a música pode transcender fronteiras e unir pessoas com ideias comuns, independentemente de suas diferenças culturais ou musicais.

É uma colaboração que deixou sua marca na história da música e continuará a ser lembrada por gerações futuras.



27 março 2023

GLENN HUGHES conhecido com The Voice of Rock

Stevie Wonder certa vez chamou Glenn Hughes de seu cantor favorito


Essa voz surpreendente é o cartão de visitas de Glenn Hughes. Ele é conhecido como cantor de cantor. Stevie Wonder certa vez chamou Hughes de seu cantor favorito.


O vocalista, baixista e compositor Glenn Hughes é um verdadeiro original. Nenhum outro músico de rock esculpiu um estilo tão característico que combina os melhores elementos de hard rock, soul e funk.

Essa voz surpreendente é o cartão de visitas de Glenn Hughes. Ele é conhecido como cantor de cantor. Stevie Wonder certa vez chamou Hughes de seu cantor favorito.

Hughes, um nativo de Cannock, Inglaterra, absorveu todos os tipos de influências, incluindo os primeiros hard rock britânicos, os Beatles e, mais importante, soul e R & B americanos. O som elegante da Motown, de Detroit, e o gritante som Stax Volt, de Memphis, deixaram sua marca nele.

A primeira banda importante Hughes foi Trapeze. Em 1973, Hughes se juntou ao Deep Purple que na época ficou com a seguinte formação, Ritchie Blackmore, Jon Lord, Ian Paice, David Coverdale e Glenn Hughes.

Outra importante situação de sua carreira ocorreu quando ele começou a trabalhar com Tony Iommi, do Black Sabbath, no primeiro álbum solo do lendário guitarrista.

O resultado, Seventh Star amplamente subestimado em 1986, foi oficialmente creditado como Black Sabbath Featuring Tony Iommi para satisfazer os desejos de marketing da gravadora.

Tecnicamente, isso faz de Hughes um ex-membro do Black Sabbath também. Hughes e Iommi permaneceram amigos e, em 1996, começaram a compor músicas e gravar juntos novamente.

Essas gravações foram amplamente pirateadas, mas acabaram sendo finalizadas e lançadas em 2004 como The 1996 DEP Sessions.

Em 2010 no supergrupo BLACK COUNTRY COMMUNION com o astro da guitarra Joe Bonamassa, o tecladista Derek Sherinian, Dream Theater, e o baterista Jason Bonham, filho da falecida lenda do Led Zeppelin, John Bonham. A banda lançou seu álbum de estreia em 20 de setembro de 2010.

O álbum foi para o décimo terceiro lugar no UK Official Album Chart e primeiro lugar no UK Rock Chart Chart.

Glenn Hughes 2015 depois de sua bem-sucedida turnê do Music For The Divine na Europa em 2006, Glenn fez turnês de sucesso na Rússia, América do Sul, Itália, Noruega e Espanha, além de shows solo em Londres - no prestigiado Shepherds Bush Empire - Bulgária e Grécia.

2016 foi seu ano mais movimentado ainda, com festivais de verão e shows individuais nos EUA, Reino Unido e Europa, além disso, viu o lançamento de seu primeiro álbum solo em mais de 8 anos!

Resonate é um retorno triunfante para formar The Voice of Rock, desde o álbum de abertura, Heavy, até os últimos acordes do mais próximo, Long Time Gone, tornando-o o Álbum do Ano para muitos e um verdadeiro lançamento marco Glenn Hughes.

2017 começou com o retorno triunfante de um BLACK COUNTRY COMMUNION reunido, que imediatamente entrou em um estúdio em Los Angeles para gravar seu quarto álbum.

Logo depois, foi direto para o Reino Unido e Europa para começar sua turnê solo em apoio ao Resonate, que também contou com MALCOME BRUCE, filho de Jack Bruce, KOFI BAKER, filho de Ginger Baker e WILL JOHNS, sobrinho de Eric Clapton.

O 2018 começou com o BLACK COUNTRY COMMUNION tocando em 2 shows exclusivos esgotados no Reino Unido e em apenas alguns dias, o lançamento mundial da performance de Glenn no novo álbum de JOE SATRIANI, What Happens Next, fez sua estreia.

O resto de 2018 parece ser mais um ano movimentado com a produção ao vivo, os planos de turnê do Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live confirmados, abrangendo a América do Sul, Reino Unido, Europa e além!

Informações retiradas da biografia autorizada.

Glenn Hughes - Classic Deep Purple 2018 full concert no Rio de Janeiro




21 março 2023

MOSTLY AUTUMN

Mostly Autumn influências do Genesis, Pink Floyd, e música folclórica


Mostly Autumn é uma banda de rock progressivo originária do Reino Unido, formada em 1995. Com um estilo musical único que combina elementos do rock clássico, folk e música celta.


Mostly Autumn é uma banda de rock progressivo originária do Reino Unido, formada em 1995. Com um estilo musical único que combina elementos do rock clássico, folk e música celta.

A banda é liderada pelo casal Bryan Josh (guitarra e vocais) e Olivia Sparnenn (vocais), e conta com outros músicos talentosos em sua formação, incluindo Andy Smith (baixo), Iain Jennings (teclados) e Alex Cromarty (bateria).

As influências do grupo foram Genesis e Pink Floyd, e música folclórica. Mais tarde álbuns também incluía influências mais contemporâneas.

O primeiro álbum da banda, "For All We Shared", foi lançado em 1998 e recebeu elogios da crítica e dos fãs.

Desde então, Mostly Autumn lançou vários outros álbuns de estúdio, incluindo "The Last Bright Light" (2001), "Passengers" (2003), "Heart Full of Sky" (2006) e "White Rainbow" (2019).

Mostly Autumn tem sua própria gravadora independente e opta por financiar cada álbum. O grupo geralmente imprime uma edição limitada de cada álbum, e vende-os para cobrir os seus custos de gravação.

A versão comercial do disco é, então, disponibilizada através de distribuidores, grupo de concertos e através do seu site.

Cada um desses álbuns apresenta uma mistura única de rock progressivo, folk e outros estilos musicais, mostrando a habilidade da banda em criar músicas variadas e envolventes.

Uma das características mais marcantes da Mostly Autumn é a sua habilidade em criar atmosferas envolventes e emocionais através de suas músicas.

As letras de suas músicas muitas vezes são inspiradas por temas como a natureza, a mitologia e a espiritualidade, e combinadas com a música, criam uma experiência sonora única e emocionante.

Com uma presença de palco forte e músicos talentosos, a banda apresenta um show ao vivo envolvente e emocionante, que é um verdadeiro deleite para os fãs de rock progressivo, Mostly Autumn certamente é uma banda que vale a pena ouvir e ver ao vivo.






19 março 2023

TOM WAITS

Tom Waits é cantor, compositor e mestre da Poesia Musical Americana


Tom Waits é um dos artistas mais icônicos e influentes da música americana.


Tom Waits é um dos artistas mais icônicos e influentes da música americana.

Nascido em 1949, em Pomona, Califórnia, Tom Waits começou sua carreira como um cantor folk tradicional, mas rapidamente desenvolveu um estilo único que incorporava elementos de jazz, blues, rock e música experimental.

Tom Waits é conhecido por sua voz distinta e rouca, que ele usa para entregar letras poéticas e profundas. Suas canções muitas vezes contam histórias sobre personagens marginais, bêbados, vagabundos e outras pessoas que vivem à margem da sociedade.

Waits também é famoso por suas letras surreais e às vezes absurdas, que são frequentemente esperadas em obras de escritores como William S. Burroughs e Charles Bukowski.

Ao longo de sua carreira, Waits lançou uma série de álbuns aclamados pela crítica, incluindo "Closing Time" (1973), "Rain Dogs" (1985), "Bone Machine" (1992) e "Mule Variations" (1999).

Ele também escreveu a trilha sonora para vários filmes, incluindo "A Força do Destino" (1982) e "Drácula de Bram Stoker" (1992), e apareceu em vários filmes e programas de televisão.

Uma das coisas mais impressionantes sobre a música de Tom Waits é a sua versatilidade. Ele pode mudar facilmente de um estilo para outro, indo de baladas melancólicas para canções com influências jazzísticas, ou rock'n'roll com batidas frenéticas e riffs de guitarra selvagem.

Sua música é frequentemente descrita como um híbrido de blues, jazz, folk e rock, e é difícil rotulá-la em qualquer gênero específico.

No entanto, independentemente do estilo ou gênero em que ele se encontra, o coração da música de Waits é sempre a sua poesia e habilidade para contar histórias.

Suas letras são frequentemente enigmáticas e abertas à interpretação, mas sempre evocam imagens fortes e poderosas que ficam na mente do ouvinte.

Ao longo de sua carreira, Tom Waits ganhou vários prêmios e honrarias, incluindo o Grammy Award e a introdução no Rock and Roll Hall of Fame. Sua influência pode ser vista em uma ampla variedade de artistas, desde Nick Cave e Elvis Costello até o rapper americano Jay-Z.




18 março 2023

JOHNNY WINTER

Johnny Winter tocou com Muddy Waters, Janis Joplin e Jimi Hendrix


Johnny Winter foi um lendário guitarrista e cantor de blues americano, conhecido por sua habilidade técnica excepcional na guitarra e seu estilo único de tocar o blues.


Johnny Winter foi um lendário guitarrista e cantor de blues americano, conhecido por sua habilidade técnica excepcional na guitarra e seu estilo único de tocar o blues.

Johnny Winter nasceu em Beaumont, Texas, em 23 de fevereiro de 1944, e cresceu em uma família musical.

Seu pai tocava violino e sua mãe tocava piano, ele e seu irmão Edgard winter cresceram aprendendo a tocar vários instrumentos.

No entanto, Winter encontrou sua verdadeira paixão pela guitarra e rapidamente se tornou um dos melhores guitarristas de blues de sua geração.

Winter começou a tocar profissionalmente na década de 1960, tocando em clubes de blues e gravando álbuns com várias bandas.

Seu primeiro álbum solo, "The Progressive Blues Experiment", foi lançado em 1969 e apresentava seu estilo de guitarra altamente técnico e virtuoso.

Winter tornou-se famoso por seu uso de uma guitarra Gibson Firebird e sua técnica de slide, que lhe permitia tocar notas incrivelmente rápidas e limpas.

Ele continuou a gravar e se apresentar ao longo dos anos 70 e 80, lançando vários álbuns que se tornaram clássicos do blues.

Tocou também com vários outros músicos famosos, incluindo Muddy Waters, Janis Joplin e Jimi Hendrix.

No entanto, Johnny Winter lutou contra o vício em drogas e álcool durante grande parte de sua carreira, o que afetou sua saúde e impediu de alcançar todo o seu potencial como músico.

No final dos anos 90 e início dos anos 2000, ele fez um retorno surpreendente ao mundo da música, lançando vários álbuns aclamados pela crítica e ganhando uma nova geração de fãs.

Ele também continuou a se apresentar ao vivo até pouco antes de sua morte em 2014.

O legado de Johnny Winter como um dos maiores guitarristas de blues de todos os tempos é inegável.

Seu estilo único e virtuosismo técnico influenciou gerações de músicos de blues e rock.

Ele também ajudou a trazer o blues para o mainstream na década de 1970, tornando-se um ícone do rock e uma inspiração para muitos jovens guitarristas.

Winter recebeu prêmios e honrarias ao longo de sua carreira, ganhou 3 prêmios Grammy e em 1988 entrou para Blues Hall of Fame.

Seu legado musical continua a inspirar e inspirar músicos em todo o mundo, e sua música permanece como um testemunho duradouro de sua habilidade e paixão pela guitarra e pelo blues.





17 março 2023

MONALISA TWINS

Banda das irmãs gêmeas Mona e Lisa, 1º disco aos 16 anos de idade


MONALISA TWINS elas querem continuar a tradição dos anos 60 no modo de escrever músicas, trazendo de volta o que foi iniciado anos atrás e escrever músicas modernas na tradição da música Beat dos anos 60.


Elas querem continuar a tradição dos anos 60 no modo de escrever músicas, trazendo de volta o que foi iniciado anos atrás e escrever músicas modernas na tradição da música Beat dos anos 60.

Em seu álbum de estreia, When Were Together, que gravaram com apenas 16 anos, elas apresentam as melhores músicas do RocknRoll e Beat, se aventurando nos gêneros Psicodélico, Folclórico e Latino, inspirados nos gostos de Beatles, Bob Dylan ou Simon & Garfunkel.

O atual álbum, ORANGE, oferece uma abordagem mais madura, mantendo-se fiel à escrita melódica dos anos 60, muitas harmonias e toques de guitarra, este álbum se expande em tons mais psicodélicos, blues e jazzísticos.

Com 10 anos de carreira, 5 álbuns, mais de 100 videoclipes, milhões de visualizações no YouTube, dezenas de milhares de inscritos e muito sangue, suor e lágrimas depois, elas estão vivendo e trabalhando em Liverpool - UK. Com uma série de shows ao vivo na Europa, Reino Unido, EUA e Austrália.

O que elas mais se orgulham? Elas fizeram do seu jeito. Todos os vídeos que elas lançaram, todas as músicas que elas escreveram, todos os álbuns lançados por elas, todos os posts em blogs nas redes sociais e até mesmo o site delas vêm do espírito coletivo de sua pequena, mas poderosa equipe.

Isso não significa que elas não querem ou precisam da ajuda de outras pessoas, mas isso significa que elas estão dispostas a trabalhar duas ou três vezes mais para que não tenham que dar sua liberdade criativa ou valores para qualquer sucesso a curto prazo. Elas criaram seu próprio selo e levaram o DIY a um nível totalmente novo.